Mostrando entradas con la etiqueta Fred MacMurray. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fred MacMurray. Mostrar todas las entradas

sábado, 18 de enero de 2025

Encuentro en el Pacífico



Flight for Freedom (también conocida como Stand to Die) es una película es una película de propaganda norteamericana del año 1943 dirigida por Lothar Mendes y te contó con la presencia de Fred MacMurray. en pleno período de galán, y de Rosalind Russell que en este caso interpreta a Tonie Carter, una pionera del pilotaje de aviones femenino que ha luchado por ser la mujer piloto más importante del mundo. Es una película que se centra en lo dramático y no tanto en lo bélico como cabía esperar en el inicio. 

Se realizó en 1943, en pleno conflicto con Japón, y estuvo dirigida por Lothar Mendes y protagonizada por Rosalind Russell, Fred MacMurray y Herbert Marshall. 



Los historiadores de cine y los estudiosos de Earhart consideran que Flight for Freedom es un casi biopic de la historia vital de Amelia Earhart, centrándose en los aspectos sensacionalistas de su desaparición durante su vuelo mundial de 1937. El final de la película especulaba que la desaparición del personaje principal estaba relacionada con una misión secreta en nombre del gobierno de los EE. UU. 

Como película de propaganda, los personajes japoneses de Flight for Freedom fueron retratados como astutos y malvados. 

Una vez conseguido su sueño de ser la primera mujer que cruza el continente norteamericano de oeste a este así como la primera mujer en dar la vuelta al mundo sacrificó su vida cumpliendo con lo acordado con el departamento naval estadounidense mientras hacía uno importante misión. 

La película cuenta además con Eduardo Ciannelli, Herbert Marshall y Walter Kingsford. Se trata de una película producida por la RKO Radio Pictures y que contó con el productor David Hemstead. El guión fue escrito por Oliver H.P. Garret y S.K. Lauren,  tras una adaptación de Jane Murfin y partiendo de la historia escrita por Horace McCoy. 

En el apartado musical como era común en las películas de la r-kou se contó con la composición de Roy Webb y la dirección musical de C. Bakaleinikoff, siendo el director de fotografía Lee Garmes.

El responsable de efectos especiales fue Vernon L. Walker, y los responsables del set Darrell Silvera y Harley Miller. Completó el cuadro técnico los directores de arte Albert S D' Agostino y Carroll Clark. 

El inicio de la película es un auténtico panegírico sobre la importancia que tuvieron durante el desarrollo de la segunda Guerra mundial los pilotos que participaron como exploradores que abrieron los caminos a los cazas y bombarderos que van a participar durante la segunda Guerra mundial en el frente del Pacífico, un papel fundamental va a jugar una mujer, nuestra protagonista, Tonie Carter, una chica joven, atractiva y valiente. 

Tras esto conocemos a esta piloto que se introduce en el mundo la aviación que en aquellos iniciales años 30, eran un terreno exclusivo de los hombres. No obsatnte, hay un diseñador de aviones, Paul Turner (Herbert Marshall) que tiene plena confianza en ella y en su capacidad.

Tonie Carter (Roselind Russell) , sin embargo, lucha contra los prejuicios contra las mujeres piloto y el primer encontronazo lo tiene con el  piloto al que más admira, el piloto Randy Britton (Fred MacMurray). 



Ambos , nada más conocerse, y entablar conversación en el local de Johnny Salvini ( Eduardo Ciannelli), un local que tiene un privado exclusivo para pilotos varones, aunque puntualmente se le ha permitido entrar a ella, se siente atraídos.



Desde ese momentos ambos se van juntos de vacaciones por diversos sitios de la costa este en el que Randy siempre se le ocurre llevarla al mejor sitio para comer. Sin embargo, un día al piloto se le hace un encargo para volar a Río de Janeiro y desde ese día, desaparece de la vida de Tonie, muy a pesar de ella. 

La vida de ella prosigue en el taller de Paul, y un día su mentor, Paul Turner, le propone participar en una prueba de competición. Su intención es cruzar el país de este a oeste. Sin embargo, en esa primera prueba ella falla, dado que sube a más de 20.000 pies perdiendo las referencias terrestres , además de estar a punto de tener un accidente, por el sueño. Sin embargo, logra ir desde Nueva York hasta Amarillo en Texas. 

La siguiente competición en la que participa , cuando además sabe del regreso de Randy a los Estados Unidos, logra batir el récord de vuelo volando entre ambas costas. Este es primer éxito de muchos, realizándolos siempre para su mentor, amigo, socio - ella no lo sabe pero van al 50% en la empresa- y también enamorado Turner. 

Tras batir todos los récords habidos - ella, realmente Earhart, se convirtió en la primera mujer que realizó la travesía del Atlántico en solitario y en enero de 1935 ya había efectuado la travesía en solitario entre Honolulú (Hawái) y Oakland (California), recorriendo una distancia superior a la existente entre Estados Unidos y Europa - y por haber, el reto que se le presenta a Tonie es embarcarse en una circunnavegación en solitario alrededor del mundo. 

Cuando sus planes se hacen públicos, y coincidiendo con una información dada por Randy , que lleva un tiempo trabajando para compañías del Pacífico, de que ha visto base navales para submarino en algunas islas del pacífico, relativamente cercanas a Hawaii, el almirante de la Marina de los EE. UU. Graves (Walter Kingsford ) intenta convencerla de que emprenda una misión de alto secreto que implica volar sobre territorio ocupado por Japón en las Islas del Mandato. 

Volando para la marina, Randy ha descubierto que las islas del Mandato japonés tienen instalaciones militares ocultas. Estando en Honolulú, donde es recibida como una heroína de la aviación, Tonie recibe un mensaje clasificado en el que pide que vaya a Washington. 

Tras pensárselo decide abortar su despegue para romper el avión, tener heridas leves y sobre todo tener una excusa para ir a Washington y encontrarse con Graves, quien le pide que convierta su vuelo récord en una misión de espionaje. 

A la espera de la reparación de su avión, Tonie viaja de regreso a los Estados Unidos continentales acompañada por Paul Turner, quien revela que quiere casarse con ella al finalizar el vuelo y le pide en matrimonio antes de partir desde Miami. 

Carter está preocupada por los peligros que implica su vuelo y una de sus preocupaciones es que Gull Island, una pequeña isla - un atolón en el Pacífico- pequeño e ilocalizable incluso para el mejor navegante. Sin que ella lo sepa, la Marina de los EE. UU. envía a Randy Britton para unirse a Tonie en Nueva Guinea como su navegante. Ella descubre que la ayuda que iba a recibir es de Randy que se hace pasar por un mecánico, Johnson, algo que a ella no le gusta por la palabra dada a Turner. 

Con todo el hotel en el que se aloja lo gestiona un empresario japonés, el señor Yokohata ( Richard Loo) y le informa para que renuncie a realizarlo que los japoneses la estarán esperando en Gull Island. No queriendo poner en peligro a Randy, su verdadero amor, Carter despega temprano en la mañana antes de que él llegue al aeropuerto. 

Ella desaparece durante la última parte del vuelo mundial, lo que desencadena una búsqueda masiva que resulta infructuosa. La última escena de la película es una flotilla de bombarderos encabezada por Randy que bombardea las bases japonesas en el Pacífico dando las gracias a Carter por lo realizado, acabando así, bruscamente, la película.

Flight for Freedom fue producida por RKO, cuyo director ejecutivo, Floyd Odlum, estaba casado con Jacqueline Cochran, una de las amigas cercanas de Earhart y una reconocida aviadora. Se afirmó que estaba basada en un guion presentado por el esposo de Amelia Earhart, George P. Putnam. La caracterización de Rosalind Russell de la aviadora parecida a Earhart muestra a Carter estableciendo una reputación como "la Lady Lindbergh" y estableciendo numerosos récords de aviación. 

Otros personajes están extraídos libremente de la vida real, como el confidente e instructor de Earhart, Paul Mantz, así como Fred Noonan, aunque en el papel del piloto británico Randy Britton, interpretado por Fred MacMurray, cedido por Paramount Pictures, ya que la guerra era la guerra. 




El rodaje comenzó con el título provisional Stand to Die, se tuvo lugar desde fines de agosto hasta fines de octubre de 1942, con escenas adicionales filmadas en diciembre, ya que el estreno se retrasó para coincidir con las noticias principales en torno a la Batalla de Midway. Se incorporaron imágenes de noticieros para mostrar misiones navales sobre el área que, según se retrataba, había sobrevolado Tonie Carter. 




Flight for Freedom promovió la creencia de que Earhart que en realidad estaba casada con George Palmer, estaba espiando a los japoneses en el Pacífico a pedido de la administración de Franklin Roosevelt. Lo cierto es que en su último vuelo, junto con su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick J. Noonan, intentaron circunvolar el globo en un bimotor Lockheed Electra 10-E siguiendo la línea del Ecuador. En julio de 1937 ambos se perdieron sobre el Océano Pacífico. 

Cuando se estrenó Bosley Crowther de The New York Times, en su reseña, se hizo eco de la noción popular de que la película estaba basada en la vida de Amelia Earhart. Su tibia reseña tocó el tema central como provocador. Su crítica decía: "Como película, esta 'Vuelo por la libertad' avanza a trompicones interminablemente antes de despegar, principalmente porque tiene problemas para salir de una rutina convencional. En su mayor parte es una historia rutinaria de uno de esos romances insatisfactorios, en los que una mujer aviadora y un caballero (también aviador) se mantienen separados. Él es un granuja temerario y lobuno; ella es una persona seria y sensata. Mientras que ella se está volviendo famosa, él se está volviendo un vagabundo. Pero entonces la Marina la invita en secreto a participar en una artimaña contra los japoneses. Por un breve momento antes del olvido, ella reconoce dócilmente su amor". 

The Hollywood Reporter anunció que las ganancias del estreno en Hollywood - que fueron en total tras su recorrido comercial de $1.5 se donaron a organizaciones benéficas de guerra. 

En España presenta El Mundo que se tarat de una " Biografía ficcionalizada de la célebre aviadora Amelia Earhart (rebautizada para la ocasión como Tonie Carter). Arranca con un prólogo en la guerra del Pacífico, para hacer luego un flashback hasta su primer vuelo en solitario, en 1932, repasar su romance con el piloto inglés Randy Britton, seguir el resto de su carrera y terminar con su famosa desaparición. En este sentido, la película popularizó la teoría de que la desaparición de Earhart tuvo que ver con un trabajo secreto que estaba realizando para la Marina americana."

Tras su estreno reconocer que en la 16 Edición de los Oscar del año 1944 estiuvo nominada a la Mejor dirección artística (Blanco & Negro) (Albert S. D'Agostino, Carroll Clark, Darrell Silvera, Harley Miller). Sorprende que Rosallind Russell que hace un gran papel no lo fuese. 




Eso sí, Rosalind Russell más tarde repitió su papel en una transmisión del Lux Radio Theatre el 20 de septiembre de 1943, coprotagonizada por George Brent como Randy Britton. Reconocer que Amelia Earhart no fue la única gran piloto de su década. Otras mujeres siguieron su estela, entre ellas L-R Ruth Nichols, Bobbie Trout, Blanche Noyes, Dra. A H Rorhbach, Thea Rasch, Gladys O'Donnell y Phoebe Omliery.

En mayo de 2024 el diario ABC publicó que "En la última década, son varias las investigaciones abiertas para demostrar que la intrépida aviadora estadounidense no murió cuando se perdió el contacto con su avión aquel 3 de julio de 1937, mientras intentaba dar la vuelta al mundo". Lo que se sabe era que " Había despegado el 2 de julio de 1937 junto a su copiloto Fred Noonan de un pequeño aeropuerto en Papúa Nueva Guinea. 

Su primera escala iba a ser la isla de Howland, un minúsculo pedazo de tierra en medio del océano Pacífico, en el que tenía pensado repostar antes de continuar su viaje. Cuando se acercaba, la famosa aventurera estadounidense, que todavía no había cumplido los 40 años - solicitó ayuda al buque Itasca, con el objetivo de que este le informara por radio de la posición exacta de la isla para iniciar el aterrizaje. Sin embargo, el contacto, se perdió el día 3. 

El diario ABC añadía en aquellos días de 1937 que "El presidente Roosevelt había movilizado a seis buques y 66 aviones para localizar a Amelia Earhart, pero la búsqueda, que duró dos semanas, fue infructuosa. «Los sesenta aviones regresaron a bordo del portaaviones Lexington sin haber encontrado el menor vestigio. Parece estar fuera de dudas la trágica suerte de la aviadora desaparecida hace once días». 

El fracaso de aquella primera búsqueda de los restos de los dos aviadores, de los objetos personales que llevaban con ellos o del mismo avión, un Lockheed Modelo 10-E Electra, unido a la falta de evidencias sobre el accidente, alentaron desde el principio las más diversas teorías y especulaciones. 

En 1940, de hecho, se localizaron restos en una isla que podrían ser de ella, pero estudios posteriores descartaron esta posibilidad. Otras hipótesis fueron totalmente descabelladas, como la de que habían sido abducidos por extraterrestres, pero algunas fueron más posibles. Sin embargo, como no se han encontrado pruebas concluyentes del accidente en Howland, otras teorías han tomado fuerza.

En enero de este año, - y desde las páginas del ABC- un equipo de arqueólogos submarinos y expertos en robótica de la empresa de exploración oceánica Deep Sea Vision anunciaron un posible avance en la búsqueda de Earhart. Utilizando imágenes de sonar, una tecnología para mapear el fondo del Pacífico mediante ondas sonoras, el equipo detectó una anomalía a más de 16.000 pies (4.877 metros) de profundidad que se asemeja a un pequeño avión. Se cree que podría corresponder al modelo único de doble cola y tamaño del Lockheed 10-E Electra. «Este descubrimiento podría ser una pista crucial que ayudaría a cerrar el misterio», podía leerse en ABC. 

Aunque la ubicación exacta de los restos se guardó en secreto, sí trascendió que las imágenes fueron captadas aproximadamente a 161 kilómetros de distancia de Howland, el lugar donde Earhart quería aterrizar. «Tenemos la oportunidad de cerrar una de las mejores historias estadounidenses», insistía el director ejecutivo de Deep Sea Vision, Tony Romeo, al dar a conocer el hallazgo. «Si podemos ayudar a cerrar esta historia y traer a Amelia a casa, estaremos encantados», añadía. Su equipo había buscado en más de 13.400 kilómetros cuadrados durante 100 días y llegó a la conclusión de que la aviadora aterrizó en el agua y de que su nave se acabó hundiendo por las corrientes.

En octubre de 2019, la CNN informó también de que se estaban realizando estudios de ADN para determinar si los huesos hallados en 1940, en Nikumaroro, eran o no de Earhart. Estos restos, como ya indicamos antes, no eran nuevos, pero ya fueron analizados ese año por el médico D. W. Hoodles, quien determinó que eran masculinos. En 2023, sin embargo, la situación cambió gracias a la tecnología actual, pues el investigador Richard Jantz, profesor emérito de Antropología de la Universidad de Tennessee, determinó que sí eran de una mujer y que, además, tenían las mismas medidas que la aviadora. El experto usó varias técnicas cuantitativas modernas –incluyendo Fordisc, un programa de computadora para estimar el sexo, la ascendencia y la estatura de las mediciones esqueléticas– y desveló que Hoodless había establecido de forma errónea el sexo de los restos. Su estudio se publicó en la revista 'Forensic Anthropology' y señaló que los huesos tenían, efectivamente, más similitud con Earhart que con el 99% de los individuos de la gran muestra de referencia que establecieron. «La antropología forense no estaba bien desarrollada a principios del siglo XX. Hay muchos ejemplos de evaluaciones erróneas y podemos aceptar que Hoodless pudo haberlo hecho tan bien como la mayoría de los analistas de la época, pero eso no significa que su análisis fuese correcto [...]. Hasta que se presente otra evidencia definitiva de que los restos no son los de Earhart, el argumento más convincente es que sí son de ella», declaró. 

La tercera de las pruebas para determinar si es nuestra piloto es una fotografía En julio de 2017, una fotografía encontrada en los Archivos Nacionales de Estados Unidos trajo otra hipótesis diferente, al dar indicios de que Amelia podría haber sobrevivido después de que su avión se estrellara en el Pacífico. 

Según informó la NBC, la imagen respaldó la teoría de varios investigadores, según los cuales la piloto no falleció en el mar, sino que fue «capturada o detenida» por las autoridades japonesas y trasladada a las islas Marianas. En ella se puede ver a una mujer con el pelo corto, rasgo distintivo de la aviadora, vestida con pantalones y sentada de espaldas en un muelle de las islas Marshall, cerca de un hombre muy parecido a su copiloto, Fred Noonan. Los expertos consideraron que la fotografía mostraba al barco japonés llamado Koshu, mientras remolcaba un objeto que podría tener la misma longitud que el avión de Earhart y que, además, había sido tomada por un espía estadounidense destinado a informar de las actividades militares de Japón en el Pacífico. «Creemos que el Koshu la llevó de las islas Marshall a las islas Marianas y que allí murió, cuando se encontraba bajo custodia de los nipones», comentó la NBC. Por su parte, las autoridades japonesas han asegurado que «no tienen constancia» de que la aviadora estuviera allí. 

Por lo tanto, y para concluir, ya sabemos algo más de una película, una piloto de relevancia mundial y un misterio sin resolver. 



martes, 8 de octubre de 2024

Sueños de juventud



"Un dólar por tu pensamiento". Esta es una de las frases míticas que el cine repetirá en más de una y dos ocasiones. Esta frase -lo desconocía- procede de la conversación entre Alice Adams y Arthur que son los dos grandes protagonistas de esta historia interpretada por Katherine Hepburn y Fred MacMurray, en uno de sus primeros papeles, en los que iba - como anillo al dedo- de galán. Más tarde, se recicló en actor para el cine negro, para comedias, incluso de Disney, o western en los que la justicia estaba en cuestión.



Esto lo he visto en la película Alice Adams, también conocida como Sueños de juventud, un filme más  romántico que dramático del año 1935 hecha por RKO y protagonizada por la gloria del venemo para las taquillas, Katharine Hepburn. Fue dirigida por George Stevens y producida por Pandro S. Berman. El guion fue escrito por Dorothy Yost, Mortimer Offner y Jane Murfin que adaptaron la novela Alice Adams de Booth Tarkington. La banda sonora corrió a cargo de Max Steiner y Roy Webb, y la fotografía de Robert De Grasse. El montaje fue labor de Jane Loring yel vestuario de Walter Plunkett.   

La historia se inicia conociendo a una chica que quiere ir a un baile y que rápidamente descubrimos carece de posibles, pues no es capaz de comprar ni un ramo de flores en una floristería y acaba robando violetas de un parque público. Se trata de una chica de una familia de clase humilde, cuyo padre e hijo están satisfechos con su "modus vivendi" y se conforman con trabajar en una tienda; en cambio, la madre y la hija no dejan de urdir toda clase de estratagemas para intentar subir socialmente. 

Lo cierto es que el señor Adam ( Fred Stone) es un modesto empleado del pueblo de South Renford, que vive por y para su encantadora hija Alice, una chica de belleza delicada, que llena de ambición tiene el temor de que la reconozcan en sociedad, pero es simplemente tolerada por sus amigos más ricos. 


Cuando la hija conoce en el baile de la alta sociedad celebrado en la mansión de la millonaria familia Palmer, en la que Mildred Palmer invita a todo quien tiene protagonismo en la ciudad, al hombre de sus sueños, Arthur Russell ( Fred Mac Murray) , un chico joven y atractivo, un galán,  al que se disputan todas las mujeres de la localidad. Ante él, Alice se pone nerviosa, sobreactúa y juega a ser otra persona.  


Entre los dos jóvenes nace una corriente de simpatía y atracción, pero Alice siente ante él un gran complejo de inferioridad. Su única salida es introducirse de igual a igual la alta burguesía de la pequeña ciudad que cumple su setenta aniversario, cosa que espera conseguir gracias a la explotación de una nueva fórmula de pegamento descubierta por su padre y un amigo suyo. 

Es por esa razón por la que la madre  de la chica ( Ann Shoemaker) arrastra al padre hacia un peligroso negocio, y planea impresionar al chico con una cena. Además, la madre deseosa de que su hija haga una buena boda convence a su marido de que deje su trabajo en la fábrica de pegamento y monte su propio negocio. 

La noche de Alice - su gran noche- llega cuando Arthur viene a cenar pero todo es un desastre. Alex se ha convertido su vida en una ficción y el resto de su familia sigue la comedia. 

La cena servida por Malena, la chica que hace esa noche de criada, ( la enorme Hattie Mac Daniel) - es un auténtico desastre. La noche es calurosa, la comida inapropiada, y la actuación de los Adams en su conjunto un despropopósito. 

Pero lo peor está por llegar , puesto que , al final de la cena, surgen nuevas complicaciones cuando su hermano Walter ( Frank Albert son) llega a la casa, pide hablar con su padre, y admite haber robado al señor Lamb  (Charley Grapewin), su jefe y le pide a su padre que lo encubra. 



Más tarde tras una encendida a discusión el señor Lamb acepta formar una sociedad con los Addams para fabricar el nuevo pegamento. 


La intervención de Alice es providencial para salvar la situación, y muy a su pesar la conversación es escuchada por Arthur que no tiene ninguna duda de que Alice es la mujer de su vida. 

Con esta película Katherine Hepburn es presentada como una heroína femenina conmovedora, agradable, reflexiva y perfectamente verosímil,  que le valió una segunda nominación al Óscar - era su octava edición- en esta película que tiene mucho más carga de drama que de comedia. 


La actriz capta toda la soledad y aflicción del personaje. La RKO dio esta película un tratamiento de producción de tipo A. Además del reconocimiento que tuvo el trabajo de la actriz el filme también fue alto al ser nominado al Oscar como la mejor película de aquel año 1935, pero también a la mejor actriz. Pero aquel Oscar a la mejor actriz no se lo llevó Katherine sino Bette Davis, que siempre reconocerá que aquel año el Óscar era de la Hepburn.  Bette Davis  ganó por Dangerous. 

El Círculo de Críticos de Nueva York la nominó a la Hepburn como mejor actriz (Katherine Hepburn) y la National Board of Review (NBR) la incluyó como los  10 mejores films de aquel año de 1935.




George Stevens logra con la película una satisfactoria comedia en la que abunda la ternura, los buenos propósitos, el entendimiento humano como se refleja en el discurso de Virgil, el padre, cuando casi al final le dice a su hija ”Es muy curioso que pasen estas cosas (...): resulta que en un momento todo el universo se te viene encima. No hay salida alguna. No tienes esperanzas. Y luego, de repente aparece algo con lo que nunca habías contado. Y todo se resuelve al fin, felizmente.”Así es el cine.



domingo, 31 de marzo de 2024

Comenzó en el trópico



Swing High, Swing Low es una película dramática de comedia romántica estadounidense de 1937 dirigida por Mitchell Leisen , un productor, diseñador de vestuario que también, como en este caso fue director de cine, y protagonizada por Carole Lombard y Fred MacMurray. 

Fue la segunda de tres adaptaciones cinematográficas de la popular obra de Broadway de 1927 que se presentó con el título de Burlesque de George Manker Watters y Arthur Hopkins , después de The Dance of Life (1929) de John Cromwell con Hal Skelly y Nancy Carroll y antes de When My Baby Smiles at Me (1948) de Walter Lang (1948). 

Mitchell Lesen fue - como hemos ya señalado- diseñador de vestuario, decorador y diseñador de producción para películas de Cecil B. DeMille, y a comienzos de los años 1920 asimismo trabajó para Raoul Walsh - esta semana lo vimos a uno y a otro en El ladrón de Bagdad- , Allan Dwan o Ernst Lubitsch. Todo le proporcionó una gran experiencia —el dibujante de figurines pasó a dibujar escenas concretas—, asistente de dirección de Cecil B. De Mille en El signo de la cruz, así que todo esto hizo de trampolín para saltar a la dirección. 

Pero el inicio de Leisen como director no llegaría hasta el 1933 —en la Paramount Pictures—, con Canción de cuna, un drama protagonizado por Dorothea Wieck y Evelyn Venable; de todos modos, siguió trabajando como decorador y diseñador de vestuario. A partir de ese momento, el nombre de Leisen se empezó a relacionar con las grandes melodramas, las comedias románticas. 

En 1934 hizo la adaptación de la obra de Alberto Casella, La muerte de vacaciones con Fredric March y Evelyn Venable y al año siguiente rodó el brillante Compás de espera un año después. Luego, su film de humor desatado Una chica afortunada (1937), protagonizada por Jean Arthur y con guion de Preston Sturges fue otro gran éxito del director. Por aquí pasó por su filme, Arise, my love




Ese mismo año volvió al melodrama con Comenzó en el trópico, en este caso la película está dirigida por Mitchell Leisen siguiendo el guion escrito por Virginia Van Upp y Oscar Hammerstein inspirándose en la obra Burlesca de 1927 de Arthur Hopkins y George Manker Watters 

La película fue producido por Arthur Hornblow, hijo para la Paramount . La fotografía fue obra de Ted Tetzlaff , el montaje de Eda Warren y la música compuesta por Victor Boutelje . 


En otras campos intervienen  grandes técnicos tanto en la dirección musical, - la película tiene mucho de musical- como en otros aspectos como Al Siegel en la supervisión vocal,  Farciot Edouart en los efectos fotográficos especiales , Earl Haman y Don Johnson en la grabación de sonido , Travis Banton en el diseño de vestuario , AE Freudeman en la decoración de interiores y  Ernst Fegté comop director de arte.


 

La película está protagonizada Carole Lombard como Maggie King , Fred MacMurray como Skid Johnson , Charles Butterworth como Harry, Jean Dixon como Ella , Dorothy Lamour como Anita Álvarez , Harvey Stephens como Harvey Howell , Cecil Cunningham como Murphy,   Charles Arnt como Georgie , Franklin Pangborn como Henri , un jovencísimo Anthony Quinn como el joven de la cantina panameña,   Charles Judels como Tony.

La película comienza en mitad del canal de Panamá. Allí se encuentra en un barco trabajando como peluquera a bordo de un transatlántico que viaja a través de la Zona del Canal de Panamá , Maggie King (Carole Lombard) que ignora los comentarios de un joven y atrevido soldado, "Skid" Johnson (Fred MacMurray) , en su último día en el ejército. 

Sin embargo, él es persistente, y al día siguiente ella y su amiga Ella  (Jean Dixon ) salen de pasea para conocer el Panamá antigua y mientras negocian un taxi para la visita se persona Skid Johnson que con un sombrero irreconocible le ofrece una visita guiada, un free-tour por 1 dólar. Cuando descubre Maggie que es Skid no tiene ya remedio y este gestiona ante ella de mala gana, una cita doble con él y su amigo pianista Harry (Harvey Stephens ) en Balboa . 

En un club nocturno, ella expresa su disgusto por la música de trompeta, tras lo cual él la impresiona con su asombrosa destreza con el instrumento. Mientras está tocando Maggie se pone a hablar con un chico que le habla  (Anthony Quinn) , que intenta ligar con ella en el bar, él y Skid terminan peleando, lo que lleva a Skid y Maggie a la cárcel. 

Como resultado, Maggie pierde su barco de regreso a Estados Unidos. Sin dinero después de ayudar a pagar la multa, se ve obligada a mudarse con Skid y Harry, buscándose la vida trabajando en lo que ella sabe hacer, cantar, como peluquera al inicio de la película es un desastre.




Ella convence a un escéptica Señora Murphy (la veterana Cecil Cunningham), la dueña del "Murphy's Café y Bar", para que contrate al poco ambicioso Skid y a ella como trompetista y corista, respectivamente, en el "Murphy's Café y Bar" diciéndole a Murphy que están casados. Allí la pareja tiene un éxito tremendo.



Allí ella choca con su compañera corista Anita Álvarez (Dorothy Lamour ), la ex novia de Skid, pero Anita pronto se marcha en busca de un trabajo mejor. 

Maggie , que hace un amago de marchar a los Estados Unidos, y Skid finalmente se enamoran y se casan. 

Tras esto, Maggie incita a Skid a ir a la ciudad de Nueva York a tocar en un club nocturno importante, El Greco dejándola atrás. Poco después descubre que Anita trabaja allí. Ambos tienen un gran éxito.

La fama y la fortuna se le suben a ambos la cabeza. Con la fama llega la diversión y el alcohol y sus excesos y estragos. Como nunca tiene dinero Skid se lo juega en los casinos y en las máquinas siempre o casi siempre sin suerte, así que nunca tiene dinero para pagar a Maggie el billete para que se reúna con él en Nueva York. Además él no responde a sus cartas. 

Finalmente, Maggie le pide prestado el dinero a Murphy para comprar un billete a los Estados Unidos. Anita intercepta su telegrama a Skid, diciéndole dónde encontrar su barco. Después de esperar en el muelle durante mucho tiempo, así que marcha al hotel en el que se hospeda e intenta contactar con él, pero no hay ocasión , ya que , como todas las noches, tras la actuación la antigua pareja de Panamá salen y , sobre todo él, bebe. 

Maggie adivina por una corazonada, que Skip puede estar con Anita y llama a su habitación del hotel y , efectivamente, es Skid el que responde borracho. Tras eso Maggie le anuncia su intención de divorciarse de él. Tras hablar con su antiguo novio, un  rico ranchero californiano Harvey Howell para rehacer su vida. Mary planea navegar a Francia para divorciarse y casarse con Harvey. 

Skid está tan devastado y se sienta tan culpable que multiplica su bebida exponencialmente y a perderse presentaciones, lo que le cuesta su trabajo y su carrera. 

Finalmente, intenta volver a alistarse, pero no pasa el examen físico. Luego, a la salida del centro de reclutamiento se encuentra con Harry, que ha estado buscándolo. Harry ha reunido una banda para una presentación de radio en vivo para trabajar en la orquesta para un patrocinador importante y (para ayudar a su viejo amigo) y quiere que Skid toque con ellos.

Georgie,  el antiguo agente de Skid, intenta que Maggie, que acaba de regresar de Francia, ponga a Skid en forma. Ella se apresura y hace lo mejor que puede. 

Durante la transmisión, Skid está terrible al principio con la trompeta, pero después una vez que Maggie le dice que se quedará con él "hasta que la muerte nos separe", recupera su antigua brillantez, acabando abrazados hasta el final.




Comentar que la película tiene sus virtudes. Me ha parecido muy interesante el inicio mostrando y combinando escenas documentales del Canal de Panamá, conjuntamente con la inclusión del modelo de esclusa en la primera conversación que tienen Maggie y Skip este como soldado, mientras la cámara su coloca en distintas posiciones para mostrar como sube y baja el barco.  

La película ser presentó en marzo de 1937 y Frank Nugent , crítico de The New York Times , escribió sobre ella que " Swing High, Swing Low , como la mayoría de las norias, no va a ninguna parte, al menos a ninguna parte donde tú no hayas estado. Sus protagonistas realmente merecen un mejor trato".




Se trata de una película melodramática, con toques musicales y la creación de una pareja romántica que naufraga en su relación más bien tormentosa. A destacar la siempre elegante y en este caso poco mostrada comediante, aquí frenada por la historia de ruptura y el alcoholismo del protagonista, y el papel de galán y músico de Frad MacMurray, tan distinto al duro hombre de negocios de Perdición vista y revisada hace unos días. 


El descubrimiento ha sido encontrar a un jovencísimo galán latino como Anthony Quinn, los equivocos que en la versión original tienen los protagonistas con el español, o la presencia de la bella cantante, exótica que muchas veces interpretó papeles de latina y "femme fatale" , cómica eterna, integrante permanente de los "Road to..." ,  junto, entre otros, Bob Hope o Bing Crosby y actriz de mítico nombre como Dorothy Lamour, No es Penélope, pero ¡qué nombre más sugerente!



viernes, 1 de octubre de 2021

Así mueren los valientes



Los westerns con Fred MacMurray son especiales. En los mismos el representa la honestidad, pero también lo muestran como un hombre asaeteado por dudas y dilemas que , finalmente, le hacen obrar bien. Este es el caso de este westernmenor en las formas, pero llevo de cargas de profundidad de corte moral. Buena película con buenas actuaciones no sólo del protagonista, sino también de la parte femenina, ese bellezón y gran actriz que era Dorothy Malone, pletórica en plenos 50 y de ese secundario de lujo absoluto que es Walter Brennan.  

*EC: En construcción

viernes, 12 de marzo de 2021

Day of the Badman

 


Fred MacMurray , Joan Weldon y John Ericson son los protagonistas de El día de la venganza o Day of Badman un western del año 1958 dirigido por Harry Keller y producido por Gordon Kay para la Universal Pictures. Harry Keller fue un editor, productor y director de cine estadounidense , que dejó una buena cantidad de westerns y trabajó durante muchos años en la Universal Pictures. 

Durante diez años , de 1939 a 1949, su labor se centró en el montaje , pasando ese último año a la dirección con The Blonde Bandit y The Red Menace, un par de películas de cine negro. Desde ese momento combina la labores de dirección y de editor con las de producción . 

En 1957 ya dirige a Fred MacMurray en ese fantástico western de frontera que es Quantez (1957), pasando luego a trabajar con Hedy Lammar en The Female Animal (1958)hasta volver a trabajar con MacMurray en El día de la venganza (1958) . 

Tras el estreno de Day of the Badman Keller recibió el encargo de la Universal Pictures para dirigir y hacer nuevas tomas y escenas adicionales para la película de Orson Welles Touch of Evil . En 1964 abandona definitivamente la dirección para centrarse en la producción que abarcaban una buena cantidad de géneros hasta 1971. Falleció en 1987. 

Esta película que nos ha traído - La hora de la verdad - hasta aquí parte del guion de Lawrence Roman partiendo de una historia de John W. Cunningham. La película cuenta con la musica de Hans J. Salter, la fotografía en Eastmancolor de Irving Glassberg y el montaje de Sherman Todd. 

La película cuenta con Fred MacMurray como juez Jim Scott, Joan Weldon como Myra Owens y John Ericson como el sheriff Barney Wiley. Junto a ellos están el inmenso Robert Middleton como Charlie Hayes, Skip Homeier como Howard Hayes, Lee Van Cleef como Jake Hayes, Christopher Dark como Rudy Hayes, Chris Alcaide como Monte Hayes. Junto a ellos están Marie Windsor como Cora Johnson, Edgar Buchanan como Sam Wyckoff, Eduard Franz como Andrew Owens, Peggy Converse como la Sra. Quary, Robert Foulk como Silas Mordigan, Ann Doran como Martha Mordigan, Eddy Waller como el Sr.Slocum, Don Haggerty como el ayudante Floyd y Tom London como Roy (sin acreditar). 


La película comienza con la llegada de dos jinetes que pasan junto a una horca preparada en las cercanías de un pueblo. Uno de ellos el más joven la desprecia, escupiendo a un lado. Poco después se desplazan por las calles del mismo pueblo pasando por delante de la cárcel y mira que en su interior hay un reo , posiblemente, al que estén próximo a condenar. 

Tras eso se aproximan a una tienda de campaña de la que sale una chica en vaqueros a la que conocen. se trata de Cora Johnson ( Marie Windsor) que resulta ser la novia del chico que está encerrado, Rudy Hayes ( Christopher Dark ) que es , a su vez, hermano de los recién llegados. Ella informa que Rudy está bien pero que la previsible sentencia que le espera a Rudy es la de la horca por haber matado a un lugareño, el Sr. Quary, que ha dejado a una viuda. 

Poco después aparece la persona que va a presidir el juicio. Se trata del juez Jim Scott ( Fred MacMurray ) un hombre honorable, recto y querido por sus conciudadanos. Tanto es así que Scott, no lleva pistola, parece algo despreocupado y serio pues está más pendiente de su relación con una chica Myra Owens (Joan Weldon ) . Tras cruzarse con ella en el pueblo se marcha a casa. 

En la casa se encuentra Jim con un hombre mayor Sam Wyckoff (Edgar Buchanan) que lo ayuda en tareas domésticas y lo protege. Jim no sabe que desde lo distancia los dos recién llegados lo han  seguido. 


Los recién llegados son el patriarca del clan de los Hayes, Charlie Hayes ( Robert Middleton ) y su joven hermano Howard (Skip Homeier ) . Ambos confían en que presionando al juez éste puede cambiar la sentencia. Así que marchan a la casa del juez que se muestra firme en el papel de la justicia. Durante el encuentro, el joven Howie se encara con él, pero este lo derriba de un puñetazo. Charlie, más templado y sutil hace una amenaza de muerte explícita contra él. Después se marchan de la casa y vuelven los dos a la ciudad. 

La intención de la pareja es presionar ahora a los ciudadanos de la ciudad y si esto no es posible incluso usar la violencia para que la sentencia de su condenado pariente se conmute por otra menos severo como el exilio de la ciudad. Jim lo tiene claro y va en busca del sheriff . No está , aunque sí su ayudante Floyd ( Don Haggerty) . 

Cuando llega a la cárcel se encuetra con Cora en la celda de Rudy. Cora se marcha tras eso. Jim le ofrece tabaco al Hayes, pero éste lo rechaza. Entre ambos hay una fuerte tensión, pero en Jim, un hombre tranquilo no respira miedo. Lo cierto es que el juez inicialmente está más preocupado por su próxima boda con su novia un bella Myra Owens (Joan Weldon) para la que está preparando su casa. El no sabe que últimamente ha estado saliendo en secreto con el sheriff Barney Wiley (John Ericson) a los que nos encontramos besándose. 

Poco después más Hayes van arribando a la ciudad. Pero los familiares del forajido pretenden lo contrario. Van llegando más integrantes del clan de los Hayes, Jake Hayes (Lee Van Cleef) que llega a la ciudad y luego Monte Hayes (Chris Alcaide). 

El mismo sheriff Barney Wiley ( John Ericson ), inicialmente parece implacable se acobarda ante la presión ejercida por el cabeza de la familia. Scott sigue decidido a que se haga justicia al final de la cuerda. 

Lo cierto es que Jim recibe presiones de Cora con la que anteriormente Jim tuvo un "affaire" y luego ve como el resto de los ciudadanos son presionados por los Hayes. 


Este es el caso de empresarios locales como Andrew Owens (Eduard Franz), la misma la Sra. Quary (Peggy Converse) que ha enviudado por el hayes, y que vemos que ha pasado del odio y la sed de venganza más profundo a solicitar clemencia y que se le perdone la vida una vez que ha recibido la visita de los Hayes o el Señor y la señora Mordigan , Silas ( Robert Foulk) y Martha ( Ann Doran) comerciantes que son amenazados con ver arder su negocio o el Sr.Slocum ( Eddy Waller). 

Tras una reunión entre los ciudadanos más relevantes de la ciudad que se muestran aterrorizado con los Hayes, todos ellos insiste a Jim que cambie la sentencia. Que la condena a muerte por ahorcamiento se transforme en una exilio forzoso para el culpable. Hasta la Sra. Quary lo pide. 

Jim ve la situación que, además en lo personal se complica cuando Myra Owens le reconoce a Jim que está enamorada por el sheriff que , igualmente, es partidario de no ahorcar a nadie en la ciudad que es un polvorín dada la presencia de los Hayes y las expectativas montadas que incluso han dado lugar a un encarecimiento progresivo de los hoteles. El juicio tiene lugar. Jim sigue solo. 


La expectación ante el juicio es absoluta. Pero Jim es un hombre de principios. para salvar al pueblo sentencia que el culpable de los Hayes se atrasladado a otra ciudad, salvando así la cara de los ciudadanos que estaban aterrados, pero que la sentencia a muerte tendrá lugar dado el delito cometido. 

La película fue rodada en los Universal Studios en la primavera de 1957. No ha encontrado grandes referencias de la misma.


En Radio Times se dice de la película que " El director Harry Keller presta demasiada atención a las sombrías características de MacMurray, pero existe la compensación para algunos incondicionales del western en el elenco, incluidos Robert Middleton, Skip Homeier y Lee Van Cleef, que entrecierra los ojos". 


Con la sentencia termina el filme, un filme que nos recuerdo en exceso a High Noon o Solo ante el peligro de Fred Zinnemann, rodada seis años antes , pero sin paseo y con la presión ejercida por una comunidad acobardada. Jim queda como un hombre de principios pero abandonado por todos. El fin, muy corto, en su duración no deja de tener tensión en ningún momento. Es una buena película, intensa, bien rodada de un hombre abandonado por todos, Frad MacMurray, pero en la que brilla con luz propia el siempre inmenso Robert Middleton. Una película que merece la pena.



martes, 30 de julio de 2019

Una obra de arte llamada Perdición



Una obra de arte llamada Perdición aunque la primera vez que escuché hablar de ella fue como Duble Idemnity, desde la banda sonora del húngaro formado en Alemania , Miklos Rozsa, hasta la fotografía de John F. Seitz en el blanco y negro, y grises y sombras, más centrado del cine de hasta el trabajo enorme de Fred MacMurray, Barbara Stanwyck y un soberbio Edward G. Robinson. Pero es más , es que el guion lo firman a la par Billy Wilder y - nada más y nada menos- Raymond Chandler basada en la obra Double Indemnity o Pacto de sangre escrita en 1943, publicada por primera vez en Liberty Magazine en 1936 del escritor , periodista y novelista estadounidense James M. Cain especialmente conocido por sus novelas de ambiente sórdido característico de la novela negra como El cartero siempre llama dos veces o Mildred Pierce que tanto gustaba a Chardler y a Dashiell Hammett. 

El término " doble indemnización " se refiere a una cláusula en ciertas pólizas de seguro de vida que duplica el pago en casos excepcionales cuando la muerte es causada accidentalmente, como cuando se viaja en un ferrocarril. 

La película es una producción de Buddy G. DeSylva y sobre todo Joseph Sistrom para la productora Paramount Pictures que manejó un presupuesto de $ 980,000 

Como ya he señalado el guion fue escrito a cuatro manos por Billy Wilder Raymond Chandler y se basada en Double Indemnity de James M. Cain 

La banda sonora fue compuesta por Miklós Rózsa y la magnífica fotografía en blanco y negro fue de uno de los grandes, John F. Seitz siendo el montaje de Doane Harrison u el vestuario de Cosculluela.

Reparto Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Tom Powers, Porter Hall, Jean Heather, Byron Barr, Richard Gaines, Fortunio Bonanova, John Philliber, Bess Flowers, Miriam Nelson 

El reparto lo encabeza Fred MacMurray como Walter Neff , Barbara Stanwyck como Phyllis Dietrichson y Edward G. Robinson en el papel del sabueso  Barton Keyes.

Junto a ellos aparecen Porter Hall como el Sr Jackson ,Jean Heather en el papel de la joven y bella Lola Dietrichson, Tom Powers como Sr Dietrichson, Byron Barr con el joven y desabrido Nino Zachetti; y junto ellos están Richard Gaines -como Edward S. Norton, Jr.,  Fortunio Bonanova como Sam Garlopis, el camionero defraudador, John Philliber como  Joe Peters, el ascensorista , incluso aparece Raymond Chandler en un cameo como hombre leyendo una revista fuera de la oficina de Keyes. Por último aparecen Bess Flowers como la secretaria de Norton, Betty Farrington como Nettie, la doncella de Dietrichson , y Teala Loring como operador telefónico de Pacific All-Risk Insurance.

En la secuencia de apertura, durante la cual se muestran los títulos de crédito, aparece la silueta de un hombre, vestido con abrigo y sombrero, que avanza caminando con unas muletas en dirección a la cámara, hasta cubrir toda la pantalla (como se ha señalado, esta silueta puede ser tanto la de la víctima del asesinato, el señor Dietrichson, como la de su asesino, Walter Neff).

Hay un fundido encadenado y se muestra una oscura y lluviosa calle de Los Ángeles, de madrugada. Un automóvil (un Dodge del 38) se salta un semáforo en rojo y está a punto de chocar con una camioneta de reparto del periódico Los Angeles Times. El coche se detiene finalmente frente a un edificio de oficinas, y de él sale, moviéndose con cierta dificultad, el vendedor de seguros Walter Neff (Fred MacMurray). 

Ya dentro Neff llama y le abre el vigilante nocturno y ascensorista del edificio. Mientras suben en el ascensor, conversan de temas banales: posiblemente, sin embargo, al vigilante le sorprende el aspecto de Neff, ya que es seguramente él quien avisa luego a Keyes. 

Llegan al piso duodécimo, sede de la compañía de seguros Pacific All-Risk Insurance Company, en la que trabaja Neff. Éste entra en su despacho. Con esfuerzo (después se sabrá que se encuentra herido de gravedad), se sienta en su mesa, enciende un cigarrillo y coloca un cilindro en su dictáfono, en el que comienza a grabar un memorándum interno dirigido a su compañero de trabajo, Barton Keyes (Edward G. Robinson), y fechado en Los Ángeles el 16 de julio de 1938. 

En el mismo, Neff confiesa ser el asesino de Dietrichson, supuestamente muerto en un accidente, y haber estafado a su propia compañía. Y explica por qué lo hizo: "Lo maté por dinero y por una mujer. Ni conseguí el dinero, ni la mujer. Estupendo, ¿verdad?".

Con lLa narración de Neff se inicia el flashback, que retrotrae al espectador al pasado mes de mayo, cuando Neff, de paso por Glendale, visitó la casa de la familia Dietrichson en Glendale para conseguir que el señor Dietrichson renovase el seguro de sus dos automóviles. Dietrichson no está, pero Neff encuentra en casa a su mujer, Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck), que aparece en lo alto de una escalera cubierta sola con una toalla. 


Desde ese momento, Neff se siente atraído por la señora Dietrichson. Ella le dice que espere mientras va a vestirse. 

Poco después, baja la escalera (se muestra lo que sería el punto de vista de Neff: un primer plano de las piernas de Phyllis Dietrichson bajando la escalera, en que puede verse la pulsera que lleva en su tobillo izquierdo). Neff y Dietrichson hablan de los seguros de los automóviles del marido de ella. 




Phyllis le pregunta si se dedica también a otro tipo de seguros, como los de accidentes. Durante toda su conversación, se hace evidente que entre ambos existe una mutua atracción. Él flirtea con ella, que tiene una actitud ambigua ante los avances del agente de seguros. Finalmente, deciden que Neff volverá al día siguiente, a las ocho y media de la tarde, para hablar con el señor Dietrichson. 

La voz en off de Neff evoca el olor a madreselva del perfume de Phyllis, preguntándose: "¿Cómo podía yo saber que el crimen huele a veces como la madreselva?".

Cuando Neff regresa a la compañía de seguros, le comunican que Barton Keyes (Edward G. Robinson) desea verle. Keyes es el encargado de investigar las reclamaciones a la compañía, y tiene una especie de sexto sentido ("un hombrecito dentro"), que hace casi imposible engañarle. 

Cuando Neff llega a su oficina, Keyes está desenmascarando un intento de estafa por parte del camionero Sam Garlopis (Fortunio Bonanova), que ha prendido fuego a su camión para cobrar el seguro. 

Después de que Garlopis renuncie a su reclamación y salga del despacho de Keyes, éste y Neff tienen en una conversación en que se pone de relieve el aprecio que sienten el uno por el otro, así como la enfermiza obsesión por el trabajo de Keyes. 

Neff va luego a su despacho, donde le espera un recado de Phyllis Dietrichson indicándole que no vaya a su casa al día siguiente, como habían quedado, sino el jueves a las tres y media de la tarde. Aunque Neff está muy ocupado ese día, aplaza todas sus obligaciones para ir a casa de Phyllis. 

En la escena siguiente aparece Phyllis bajando de nuevo la escalera de su casa para ir a abrir la puerta a Neff. Phyllis está sola en casa: su marido no está y es el día libre de la criada. Él coquetea de nuevo con ella, pero se marcha indignado de la casa cuando ella le sugiere la posibilidad de hacerle a su marido un seguro de accidentes sin que él lo sepa, ya que se da cuenta de que trama un asesinato. Desde allí, Neff va a tomar una cerveza y va a la bolera. 

Cuando está de regreso en su piso se da cuenta de que no puede liberarse de la atracción que siente por Phyllis. Tocan al timbre. Es ella. Tras una breve conversación, Neff y Dietrichson se besan apasionadamente. Estos finalmente quedan en matar al Sr. Dietrichson cuando este vaya de viaje en tren, ya que Phyllis le insistió en que vaya en tren, hacia su preparatoria. 

En la noche en la que Neff va a cobrarle a Sr. Dietrichson, este conoce a Lola Dietrichson, la hija de Dietrichson y de su primera esposa, y le hace firmar al padre de este una póliza del seguro contra accidentes. Lola quería salir con su novio Nino Zachetti y para ello le dice a su padre que irá a patinar junto a una amiga de nombre Amy. 

Luego Neff se encuentra con la Srta. Dietrichson y este la lleva hacia el lugar en donde esperaba a Zachetti. En el trayecto, Lola le cuenta a Walter Neff como es su trato en casa: esta se siente una extraña y que nadie le hace caso. Al llegar al lugar en donde esta Nino, este se pone medio enojado pensando que el que llevaba a Lola era otro supuesto novio. 

En otra escena vemos que Neff, que conoce todos los trucos de su oficio y diseña un plan para hacer que el asesinato de su esposo parezca una caída accidental de un tren que desencadenará la " doble indemnización", una cláusula que implica pagar dos veces el valor nominal de la póliza. Él engaña al Sr. Dietrichson para que firme la póliza haciéndole creer que está firmando una copia duplicada de su póliza de renovación automática. Neff luego lo engaña para que firme un cheque en blanco para pagar la póliza . 

Después de que el señor Dietrichson se rompa la pierna, Phyllis le insiste en llevarle a la Estación de la Southern Pacific en Glendale para un asistir a Palo Alto y estar en la reunión de la universidad. de Stanford en el que él se formó.

Mientras lo lleva Neff se esconde en el asiento trasero y estrangula a Dietrichson cuando Phyllis se introduce en una calle lateral desierta. 

Neff luego sube al tren haciéndose pasar por Dietrichson y usando sus muletas. Se dirige al último auto, el auto de observación, y sale a la plataforma abierta para supuestamente fumar un cigarrillo. La cosa se complica cuando Neff haciéndose pasar por Dietrichson se encuentra con un pasajero que va a Oregón llamado Sr. Jackson pero logra que Jackson se vaya. 

Neff luego arroja las muletas a las vías del ferrocarril, salta del vagón del tren trasero en un lugar previamente acordado en Burbank para encontrarse con Phyllis, y arrastra el cuerpo de Dietrichson hacia las vías. 

Tras esto comienza la investigación por la indemnización,  Norton, el jefe de la compañía, cree que la muerte fue un suicidio, pero Keyes se burla de la idea, citando estadísticas que indican la improbabilidad del suicidio al saltar de un tren que se mueve lentamente, para el deleite oculto de Neff. 

Keyes sospecha de un juego sucio por parte de Phyllis porque sospechaba que ella estaba teniendo una aventura con otro hombre. Los instintos de Keyes, a los que se refiere como el "pequeño hombre", señalando su abdomen, continúan molestándolo sobre la muerte de Dietrichson. Norton no sospecha de un juego sucio al principio, pero luego lo hace y se niega a pagar la cláusula de muerte accidental, lo que se convierte en un problema tanto para Neff como para Phyllis. Al igual que Keyes, Norton también se pregunta por qué Dietrichson no presentó un reclamo por su pierna rota, y deduce que Dietrichson no sabía sobre la política. 

Keyes le cuenta a Neff su teoría afuera del apartamento de Neff, mientras Phyllis se esconde detrás de la puerta. 


Keyes pronto concluye que Phyllis y algún cómplice desconocido asesinaron a Dietrichson por el dinero del seguro, pero necesita más pruebas. 

Keyes, sin embargo, no es la única preocupación de Neff. La hija de la víctima, Lola, acude a él, convencida de que la madrastra Phyllis está detrás de la muerte de su padre. La madre de Lola, que también murió bajo circunstancias sospechosas, cuando Phyllis era su enfermera. Neff comienza a ver a Lola, al principio para evitar que vaya a la policía con sus sospechas. 

Él se siente el culpable de la situación y un sentido de responsabilidad para protegerla de Phyllis. Neff sospecha que asesinará a Lola por su sospecha de los asesinatos de sus padres y por tomar la herencia por sí misma. 

Antes de su muerte, el Sr. Dietrichson descubrió que Phyllis planeaba matarlo para obtener ganancias financieras y cambió su voluntad para evitarlo. En su testamento, dejó su negocio y dinero a Lola como su principal beneficiario, dejando a Phyllis sin nada. 

Keyes lleva a Jackson a Los Ángeles, sospechando de que el hombre a bordo del tren no había sido Dietrichson, sino que había sido cómplice de Phyllis en el asesinato de Dietrichson. 

Tras  examinar fotografías de Dietrichson, Jackson está seguro de que el hombre que conoció en el auto de observación era al menos diez años más joven. Ahora seguro de que puede probar el asesinato, Keyes está ansioso por rechazar el reclamo y obligar a Phyllis a demandar. Neff advierte a Phyllis que no presente el reclamo de seguro en la corte y admite que ha estado hablando con Lola sobre su pasado. 

Phyllis, sin embargo, insiste en presentar una demanda para perseguir el reclamo a pesar del riesgo tanto para ella como para Neff. Lola finalmente le dice a Neff que ha descubierto que su novio, el despechado Nino Zachetti, ha estado viendo a Phyllis a sus espaldas (y la de Neff). 

Cuando Neff se entera de que Keyes sospecha que Nino es cómplice de Phyllis, Neff ve una salida a su situación. 

Arregla encontrarse con Phyllis en su casa como antes ha hecho en una superficie comercial. Él le informa que él sabe acerca de su participación con Nino, y adivina que ella está planeando que Nino lo mate. Él le dice que tiene la intención de matarla y culpar a Nino. Ella está preparada, sin embargo, y le dispara en el hombro. 

Gravemente herido pero aún de pie, lentamente se acerca y la reta a disparar nuevamente. Ella no, y él le quita el arma. Ella dice que nunca lo amó "hasta hace un minuto, cuando no pude disparar ese segundo tiro". Neff no cree una palabra de lo que dice, y cuando lo abraza con fuerza, Neff dice: "Adiós, bebé", y dispara dos veces, matándola. 

Una vez fuera, Neff espera a que Nino llegue (algo que Neff había orquestado). Neff le aconseja que no entre a la casa y que vaya a Lola, la mujer que lo ama. Nino está convencido de mala gana y se va según lo dicho. 

Neff conduce a su oficina y comienza a hablar por su dictáfono, como se ve en la apertura de la película. Keyes llega desapercibido y escucha lo suficiente como para saber la verdad. Keyes tristemente le dice: "Walter, estás todo arruinado". 

Neff le dice a Keyes que irá a México en lugar de enfrentar la cámara de gas, pero cae al suelo por su herida y pérdida de sangre antes de que pueda alcanzar el elevador. Neff, debilitado, le dice a Keyes que la razón por la que no pudo resolver el caso fue que el tipo al que estaba buscando estaba "demasiado cerca, justo al otro lado del escritorio". Cuando Keyes responde "más cerca que eso, Walter", Neff declara que también ama a Keyes. Como Neff había hecho, encendiendo los cigarros de Keyes para él durante toda la película, Keyes enciende el cigarrillo de Neff mientras esperan a la policía y una ambulancia, pero no hace falta, acabando así la película

La novela corta de James M. Cain, Pacto de sangre (Double Indemnity), escrita en 1935, se basaba en un crimen real, cometido en Queens (Nueva York), en marzo de 1927, por Ruth Snyder, un ama de casa de Queens, y su amante el vendedor de corsés Judd Gray. Ruth Snyder había convencido a Gray para que matase al marido de ésta, Albert, director artístico de una revista. Además de deshacerse del marido, la criminal pareja buscaba cobrar la póliza de seguros suscrita por éste por una elevada suma. Ambos cómplices fueron detenidos debido a la torpeza con que llevaron a cabo el asesinato y murieron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, en enero de 1928. 

Cain asistió a ese juicio mientras trabajaba como periodista en Nueva York. Thomas Howard, fotógrafo del New York Daily News, logró sacar una fotografía de Ruth Snyder en el momento preciso en que moría electrocutada. 

Basándose en este crimen, que logró gran difusión popular gracias a los periódicos sensacionalistas de la época, James M. Cain escribió en 1935 Pacto de sangre o Double Indemnity en la que el principal móvil de los asesinos era estafar a la compañía de seguros con la que el asesinado había suscrito una póliza. En la novela, además, el asesino era un agente de dicha compañía

​ Pacto de sangre se publicó inicialmente en 1935 como serial, en ocho entregas,​ en las páginas del semanario Liberty. Cain ya se había hecho un nombre el año anterior con The Postman Always Rings Twice , una historia de asesinato y pasión entre un trabajador migrante y el infeliz. esposa del dueño de un café. 

El agente de Cain envió copias de la novela a los principales estudios y, en cuestión de días, MGM , Warner Bros. , Paramount , 20th Century-Fox y Columbia estaban compitiendo para comprar los derechos por $ 25,000. 

El intento del autor de vender su historia para el cine fracasó entonces debido a las presiones de la Oficina Hays, encargada de la censura cinematográfica. Una carta de Joseph Breen de la oficina de Hays, y los estudios retiraron sus ofertas de inmediato. En él, Breen advirtió: El bajo tono general y el sabor sórdido de esta historia hace que, a nuestro juicio, sea completamente inaceptable para la presentación en pantalla ante audiencias mixtas en el teatro. Estoy seguro de que estará de acuerdo en que es lo más importante ... evitar lo que el código llama "el endurecimiento del público", especialmente de aquellos que son jóvenes e impresionables, al pensamiento y la realidad del crimen. 

Varios años después, en 1943, la novela se publicó de nuevo, esta vez incluida en un libro titulado Three of a Kind, junto con otras dos novelas cortas: "Career in C Major" y "The Embezzler". El agente literario de James M. Cain volvió a enviar copias a los estudios de Hollywood. 

El ejecutivo supremo Joseph Sistrom pensó que el material sería perfecto para Wilder y compraron los derechos por $ 15,000. Paramount volvió a enviar el guion a la Oficina de Hays, pero la respuesta fue casi idéntica a la de ocho años antes. 

Wilder, el ejecutivo de Paramount William Dozier y Sistrom decidieron avanzar de todos modos. Presentaron un tratamiento cinematográfico creado por Wilder y su compañero de escritura Charles Brackett ,  y esta vez, la Oficina de Hays aprobó el proyecto con solo unas pocas objeciones: la representación de la eliminación del cuerpo, una escena propuesta para la ejecución de la cámara de gas y la escasez de la toalla usada por la protagonista femenina en su primera escena. 

Wilder colaboraba habitualmente con el escritor Charles Brackett en la escritura de los guiones. Sin embargo, a Brackett no le interesó adaptar para la pantalla el relato de James M. Cain, que encontraba chabacano y demasiado sombrío. Wilder optó entonces por intentar conseguir al propio autor de la novela, James M. Cain, para trabajar con él en la adaptación. No fue posible, sin embargo (según Wilder, porque Cain estaba entonces trabajando en el guion de la película Espíritu de conquista (Western Union), que sería dirigida por Fritz Lang; no obstante, James M. Cain no figura en los créditos de dicha producción, que además se estrenó en 1941).

​ El productor Joseph Sistrom recomendó en su lugar a Raymond Chandler, que se había dado a conocer como autor de relatos pulp en la revista Black Mask y había publicado ya varias novelas, como El sueño eterno (1939), Adiós, muñeca (1940) y La ventana alta (1942). 

Más tarde, Wilder recordaría con decepción su primer encuentro con Chandler. Al imaginar a un ex detective privado que había trabajado sus propias experiencias en prosa arenosa, conoció a un hombre que luego describiría como un contador. Chandler era nuevo en Hollywood, pero lo vio como una oportunidad de oro. Sin darse cuenta de que estaría colaborando con Wilder, exigió $ 1,000 y dijo que necesitaría al menos una semana para completar el guion, a lo que Wilder y Sistrom simplemente se miraron con asombro. 

Para ayudar a guiarlo en la escritura de un guion, Wilder le dio a Chandler una copia de su propio guion para el 1941 Hold Back the Dawn para estudiar. 

Después del primer fin de semana, Chandler presentó ochenta páginas que Wilder caracterizó como "instrucciones de cámara inútiles";  Wilder lo dejó a un lado rápidamente e informó a Chandler que trabajarían juntos , lenta y meticulosamente. Chandler y Wilder empezaron a trabajar en el guion en mayo de 1943. Chandler no sabía apenas nada sobre la escritura de guiones; a pesar de eso, y de la mala relación entre él y Wilder (quien diría de Chandler, años después, que "tenía mucho de Hitler"​), obtuvieron un guion excelente, que incluso contó con la aprobación del propio autor de la novela, James M. Cain. 

Hasta finales de septiembre los personajes principales no obtuvieron sus nombres definitivos: Walter Neff y Phyllis Dietrichsson. El guion tenía que hacer frente a las exigencias de la censura. Joseph Breen, de la Oficina Hays, presentó a la Paramount sus objeciones sobre el relato original de James M. Cain: los protagonistas burlaban la ley y no eran castigados (al final de la novela se suicidaban); además, ambos mantenían una relación adúltera, considerada inmoral; por último, su argumento explicaba cómo cometer un asesinato. 

Chandler y Wilder Chandler y Wilder hicieron cambios considerables en la historia de Cain. Por un lado, el final fue revisado. Por otro lado, el personaje de Barton Keyes se transformó del compañero de trabajo bastante despistado de Walter Neff en su mentor y eventual enemigo. Inicialmente, Wilder y Chandler tenían la intención de retener la mayor cantidad posible del diálogo original de Caín. Optaron por cambiar el final en su guion, haciendo que Walter muriese ejecutado en la cámara de gas de la prisión de San Quintín. 

Según todos los informes, la pareja no se llevó bien durante sus cuatro meses juntos. En un momento, Chandler incluso renunció, presentando una larga lista de quejas a Paramount sobre por qué ya no podía trabajar con Wilder. 

Chandler también hizo mucho trabajo de campo mientras trabajaba en el guion y tomó grandes volúmenes de notas. Al visitar varios lugares que figuraron en la película, pudo aportar una sensación de realismo sobre Los Ángeles que se filtró en el guion. Por ejemplo, se paseó por Jerry's Market en Melrose Avenue en preparación para la escena durante la cual Phyllis y Walter se reunirían discretamente para planear el asesinato. 

La tumultuosa relación entre Wilder y Chandler solo mejoró el producto de su colaboración. Wilder, de hecho, creía que la discordia, un tira y afloja, era un ingrediente vital, necesario para una colaboración fructífera: "Si dos personas piensan igual", dijo una vez, "es como dos hombres tirando de un extremo de un cuerda. Si vas a colaborar, necesitas un oponente para rebotar ". 

Chandler había aceptado aparecer en un cameo fugaz a los 16 minutos de la película, mirando hacia arriba desde una revista mientras Neff pasa frente a la oficina de Keyes. 

Cuando Chandler vino a trabajar con Wilder ya era un alcohólico en recuperación. Como señaló Wilder: "Estaba en Alcohólicos Anónimos, y creo que lo pasó mal conmigo. Lo conduje de nuevo a la bebida ..." 

Para cuando se publicó la película, Chandler estaba completamente desilusionado con los escritores. 'mucho en Hollywood; publicó un artículo enojado titulado "Escritores en Hollywood" para The Atlantic Monthly en noviembre de 1945, en el que se quejaba: "La primera película en la que trabajé fue nominada para un Premio de la Academia (si eso significa algo), pero ni siquiera me invitaron a la revista de prensa realizada en el estudio". Sin embargo, se olvidó de mencionar que el estudio lo había mantenido con sueldo durante el calendario de rodaje de ocho semanas y que no se permitieron cambios en el guion sin su aprobación, una acomodación muy rara para los guionistas, particularmente los recién llegados, en esos días. 

Ofendido, Wilder respondió diciendo: "¿No lo invitamos? ¿Cómo pudimos? Estaba bajo la mesa borracho en casa de Lucy", un abrevadero cercano para los empleados de Paramount. Esta relación con Chandler es lo que atrajo a Wilder a su próximo proyecto, The Lost Weekend, ganador de la Mejor Película., sobre un escritor alcohólico. Wilder hizo la película, en parte, "para explicarse a sí mismo Chandler". 

El propio Caín estaba muy satisfecho con la forma en que su libro apareció en la pantalla. Después de ver la película media docena de veces, señaló que : "... Es la única película que vi hecha de mis libros que tenía cosas en las que desearía haber pensado. El final de Wilder fue mucho mejor que mi final, y su dispositivo para dejar que el tipo cuente la historia sacando la máquina de dictar de la oficina; lo habría hecho si lo hubiera pensado ". 

El alejamiento de Wilder y Brackett durante esta película no fue permanente. Años más tarde, Wilder caracterizaría su tiempo de separación como simplemente otro tipo de adulterio: "1944 fue 'El año de las infidelidades ' ", dijo. "Charlie produjo The Uninvited ... Escribí Double Indemnity con Raymond Chandler ... No creo que alguna vez me haya perdonado. Siempre pensó que lo engañé con Raymond Chandler". Brackett hizo girar la ruptura bajo una luz decididamente diferente, diciendo: "Billy se sintió tan abatido por estar sin mí que hicimos The Lost Weekend , una película deprimente sobre un escritor que tiene problemas para escribir".  Trabajaron juntos en Sunset Boulevard en 1950, luego se separaron definitivamente. 

Para el papel de la protagonista femenina, Phyllis Dietrichson, escogió a Barbara Stanwyck. La actriz también tuvo sus dudas ante el desafío que para su carrera planteaba interpretar a un personaje tan odioso, pero, según ella misma recordaría varios años después, se decidió cuando Wilder apeló a su orgullo, preguntándole: "¿Eres una actriz o un ratón?" Wilder tuvo la idea de que, para mejor representar el tipo de mujer fatal que exigía el guion, Stanwyck llevase una peluca rubia. 

El director de fotografía John F. Seitz recuerda un comentario del jefe de producción de la Paramount, Buddy DeSylva: "Hemos contratado a Barbara Stanwyck y aquí tenemos a George Washington". 

En ese momento, Stanwyck no solo era la actriz mejor pagada de Hollywood, sino la mujer mejor pagada de Estados Unidos. Dada la naturaleza del papel, Stanwyck era reacia a tomar el papel, temiendo que tuviera un efecto adverso en su carrera. De acuerdo con Stanwyck, Le dije: "Me encanta el guión y lo amo, pero tengo un poco de miedo después de todos estos años de jugar heroínas para entrar en un asesino total". 

El papel del protagonista masculino de la película, el agente de seguros Walter Neff, le fue propuesto por Wilder al actor George Raft, quien se negó a interpretar a un asesino. ​ Su siguiente elección fue Fred MacMurray, un actor de la Paramount especializado en películas musicales. 

A pesar de sus reticencias iniciales, terminó por aceptar, a pesar de que Fred MacMurray estaba acostumbrado a interpretar a "chicos buenos y felices" en comedias ligeras, y cuando Wilder se le acercó por primera vez sobre el papel de Neff, MacMurray dijo: "¡Estás cometiendo el error de tu vida!" Hacer un papel serio requería actuar, dijo, "y no puedo hacerlo". Pero Wilder lo molestaba todos los días, en casa, en el economato del estudio, en su camerino, en la acera, hasta que simplemente agotaba al actor. MacMurray se sintió seguro acerca de su aquiescencia ya que Paramount, quien lo tenía bajo contrato y había creado cuidadosamente su imagen de buen chico, nunca lo dejaría jugar un papel "incorrecto".  Sin embargo, su confianza estaba fuera de lugar: su contrato estaba por renovarse en ese momento, y desde que su amigo y compañero de reparto,, le había enseñado con astucia y con éxito cómo jugar duro con los jefes de estudio, no era el maleducado de antaño. Los ejecutivos de Paramount decidieron dejarlo jugar un papel desagradable para darle una lección. Se enseñó una lección, pero no la que Paramount tenía en mente.  

MacMurray hizo una gran interpretación y  con su actuación demostró una nueva amplitud de su talento como actor. "Nunca soñé que sería la mejor película que había hecho".




Edward G. Robinson también era reacio a firmar para el papel de Barton Keyes, pero no por las mismas razones que MacMurray y Stanwyck. Habiendo sido una estrella desde Little Caesar en 1930, este papel representó un paso hacia abajo al tercer protagonista. Robinson admitiría más tarde: "A mi edad, era hora de comenzar a pensar en los roles de los personajes, pasar a la edad media y avanzada con la misma gracia que el maravilloso actor Lewis Stone ". También ayudó, como admitió libremente, que sacaría el mismo salario que los dos protagonistas, por menos días de rodaje. 

El rodaje de Double Indemnity se inició el 27 de septiembre de 1943. Los decorados fueron creados por Hal Pereira. Las oficinas de la compañía de seguros Pacific All-Risk Insurance Company imitan las de la central de la Paramount Pictures en Nueva York.

El supermercado que aparece en la película fue construido a imitación de una tienda de Hollywood, el Jerry's Market de Melrose. Se utilizaron productos reales para el rodaje, y, como la película se rodaba en época de racionamiento, hubo que contratar a vigilantes de seguridad para que evitaran los robos (pese a lo cual, al final del rodaje se echaron de menos algunos productos).

La filmación concluyó el 24 de noviembre, aunque todavía en diciembre y enero hubo que repetir algunas tomas. Rodaje em nglés El final original de la novela de Caín llamó a los personajes a cometer un doble suicidio. El suicidio, sin embargo, estaba estrictamente prohibido en ese momento por el Código de Producción de Hays como una forma de resolver un complot, por lo que Wilder escribió y filmó un final diferente en el que Neff va a la cámara de gas mientras Keyes mira. Esta escena se filmó antes de las escenas que finalmente se convirtieron en el final familiar de la película, y una vez que el intercambio íntimo final entre Neff y Keyes reveló su poder a Wilder, comenzó a preguntarse si el final de la cámara de gas era necesario. "No podría haber una escena más significativa entre dos hombres", dijo Wilder. 

Como él más tarde relataría, "La historia era entre los dos muchachos. Lo sabía, a pesar de que ya había filmado la escena de la cámara de gas ... Así que sacamos la escena en la cámara de gas"  a pesar de que coste de $ 150,000 para el estudio. 

La eliminación de la escena, por la objeción de Chandler, también eliminó la mayor objeción restante de la Oficina Hays a la imagen, ya que la consideraban "indebidamente espantosa" y predijeron que nunca sería aprobada por el censor local y regional.

El aspecto de la película se logró a través del trabajo del director de fotografía John F. Seitz . En ese momento, Seitz era el director principal de fotografía en el lote Paramount; Su trabajo se extendió hasta la era del silencio. Wilder había trabajado con Seitz en su película anterior, Five Graves to Cairo , en la que Seitz fue nominado para un Premio de la Academia y Wilder elogió la disposición de Seitz para experimentar y fracasar. 

Aquí Wilder aprovecha sus raíces de Berlín de 1920, y él y Seitz le dan a la película una mirada que recuerda sutilmente al expresionismo alemán , con un despliegue dramático de luces y sombras.   "Estaba listo para cualquier cosa", dijo Wilder. "A veces  estaba tan oscuros que no podías ver nada. Llegó al límite de lo que se podía hacer ".  Contrastarían los exteriores soleados y brillantes del sur de California, filmados en el lugar, con interiores oscuros, sombríos y podridos filmados en los escenarios para dar al público una idea de lo que acecha justo debajo la fachada, y quién es capaz de asesinar. 




El contraste se intensificó, en palabras de Wilder, al "ensuciar" los sets. Una vez que el set estaba listo para la filmación, Wilder daba vueltas y volcaba algunos ceniceros para dar la casa tenía un aspecto apropiadamente sucio. Wilder y Seitz también soplaron partículas de aluminio en el aire para que, mientras flotaban, parecieran polvo.  El uso de iluminación de "persiana veneciana" se convertiría en un aspecto de cine negro de stock.

Otra técnica utilizada por Seitz fue la iluminación " ciega veneciana ", que casi da la ilusión de que los barrotes de la prisión atrapen a los personajes. Barbara Stanwyck luego reflexionó: "... y para una actriz, déjenme decirles cómo se encendieron esos sets, la casa, el apartamento de Walter, esas sombras oscuras, esas rodajas de luz dura en ángulos extraños, todo eso ayudó a mi actuación. La forma en que Billy lo organizó y John Seitz lo encendió, todo fue un estado de ánimo sensacional ". 

Para la oficina de Neff en Pacific All Risk, Wilder y el escenógrafo Hal Pereira conspiraron para crear una pequeña broma interna, típica de Billy Wilder. 

En las escenas de apertura, mientras Walter Neff sale del ascensor camino a su oficina para registrar su confesión, la vasta oficina de dos niveles está vacía y oscura. Con la cámara siguiéndolo, Neff se tambalea hacia la baranda del balcón con vistas a filas y filas de escritorios corporativos uniformes. Neff gira a la izquierda, pero la cámara continúa hacia adelante hasta llegar al borde y mira por un momento ansioso hacia un incoloro purgatorio comercial estadounidense. 




Aquí, se dice que Pereira copió una oficina existente: la sede corporativa de Paramount Pictures en la ciudad de Nueva York .  Wilder también vistió a Stanwyck con la peluca rubia "para complementar su tobillera ... y hacer que se vea lo más sórdida posible". Esta peluca ha sido citada por algunos como el mayor defecto de la película alegando que parece demasiado "falsa".  Según Wilder, esto era exactamente lo que estaba buscando cuando eligió la peluca que quería proyectar, "la falsedad de la niña - Mal gusto, peluca falsa", con perfume barato para combinar. 

La producción no estuvo exenta de accidentes afortunados: la compañía acababa de terminar el rodaje del segmento final de la secuencia donde Phyllis y Walter se escapan después de tirar el cuerpo de su víctima en las pistas. El equipo estaba descansando para almorzar antes de atacar el set. En el guion, la pareja se sube a su auto y simplemente se va. Pero cuando Wilder se subió a su propio auto para irse, no comenzó. Inspirado, regresó corriendo y ordenó al equipo que regresara. 

Wilder volvió a filmar la escena, solo que esta vez cuando Phyllis enciende el automóvil, el motor se detiene y no se voltea. Lo intenta varias veces más, pero el auto no arranca y los dos se miran con creciente pánico. Walter se acerca desesperadamente, gira la llave y enciende el motor, finalmente arranca el auto. Solo entonces se alejan de la escena del crimen. 

MacMurray se sorprendió cuando lo vio por primera vez en pantalla: "... cuando ... giré la llave, recuerdo que lo estaba haciendo rápido y Billy seguía diciendo: 'Hazlo más largo, hazlo más largo', y finalmente gritó: "Para Chrissake Billy, no va a durar tanto", y él dijo: "Hazlo más largo", y tenía razón ". 


Wilder logró poner toda la producción por debajo del presupuesto en $ 927,262 a pesar de $ 370,000 en salarios para solo cuatro personas ($ 100,000 cada uno para MacMurray, Stanwyck y Robinson, y $ 70,000 - $ 44,000 para escribir y $ 26,000 para dirigir - para él mismo). 

Los exteriores de la casa Dietrichson en la película fueron filmados en una casa colonial española de 300 m 2 (3.200 pies cuadrados ) construida en 1927. La casa todavía se puede ver hoy y está ubicada en 6301 Quebec Drive [39] en el Barrio Beachwood Canyon de Los Ángeles . El equipo de producción copió el interior de la casa, incluida la escalera de caracol, casi exactamente en un estudio de sonido en Paramount. 

Durante años se creía que el exterior de la estación de tren en la película era el Depósito de Ferrocarriles del Pacífico Sur del estilo Mission Revival en Glendale, California, construido en 1923, pero la escena realmente se filmó en la estación SP de Burbank, con carteles que decían "Glendale". " Esa estación ya no existe y la estación Metrolink de Burbank ahora se encuentra en el sitio. Sin embargo, la estación de Glendale permanece y ahora se puede ver como parte del Centro de Transporte de Glendale y se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos el 2 de mayo de 1997. 

Otros lugares alrededor de Los Ángeles utilizados en la película fueron un edificio de apartamentos en 1825 N. Kingsley Drive en Hollywood donde vivía Walter Neff y el edificio en la esquina suroeste de Hollywood Blvd. y occidental . Ese edificio sigue en pie, pero la Newman Drug Store originalmente en la planta baja ya no está allí. 

La partitura de Double Indemnity fue compuesta por Miklós Rózsa, cuyo trabajo en la película anterior de Wilder, Five Graves to Cairo , había sido su primer compromiso real de Hollywood para un estudio importante. Wilder elogió ese trabajo y prometió usar Rózsa en su próxima película. 

Wilder tuvo la idea de usar una fuga de cuerdas inquieta (como la apertura de la Sinfonía inacabada de Franz Schubert ) para reflejar las actividades conspirativas de Walter y Phyllis contra su esposo que Rózsa sintió que era una buena (y la Sinfonía se usa realmente con un efecto muy melodramático en la escena con Lola y Walter en la colina sobre Hollywood Bowl). 

A medida que avanzaba el trabajo, el entusiasmo de Wilder por la partitura de Rózsa solo aumentó, pero el Director Musical del estudio, Louis Lipstone , era de una mente diferente; él y Wilder se habían enfrentado previamente por algunos recortes de postproducción que había hecho en la partitura de Five Graves, lo que creó problemas con la continuidad y la lógica de la música. Ahora los dos volvían a enfrentarse nuevamente. 

Cuando llegó el momento de grabar el puntaje de Double Indemnity , Lipstone no ocultó que despreciaba lo que Rózsa había hecho, a lo que Wilder finalmente se volvió hacia él y espetó: "Te sorprenderá saber que me encanta. ¿De acuerdo?" Lipstone luego desapareció y no se volvió a ver en las sesiones. Más tarde convocó a Rózsa a su oficina y lo reprendió por escribir "Música del Carnegie Hall" que no tenía lugar en una película. 

Rózsa tomó esto como un cumplido, pero Lipstone le aseguró que no era así y le sugirió que escuchara la música de Madame Curie para aprender a escribir una partitura cinematográfica adecuada. Cuando Rózsa señaló que Double Indemnity era una historia de amor, Lipstone sugirió que su música era más apropiada para La batalla de Rusia .  Lipstone estaba convencido de que tan pronto como el director artístico del estudio, Buddy DeSylva , escuchara la música, la tiraría. 

En una proyección poco después, DeSylva lo llamó: esperando que rodaran las cabezas, Lipstone se acurrucó ansiosamente con su jefe, solo para que DeSylva elogiara la música, diciendo que era exactamente la puntuación disonante y contundente que necesitaba la película. La única crítica del jefe: no había suficiente . Para entonces, Lipstone tenía un brazo alrededor de DeSylva, preguntando untuosamente: "Siempre te encuentro el hombre adecuado para el trabajo, amigo, ¿no?" 

La partitura continuaría siendo nominada para un Premio de la Academia, y el éxito trajo ofertas de Rózsa para hacer tantas películas como tuviera tiempo. La película se estrenó en los Estados el 6 de julio de 1944,  y fue un éxito inmediato con el público - a pesar de una campaña por el cantante Kate Smith suplica al público que se mantenga alejado por razones morales. 

En la 17.ª edición de los Premios Óscar, recibió siete nominaciones, incluidos los de mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actriz, mejor fotografía en blanco y negro, mejor banda sonora y mejor sonido, en este caso el candidato era Loren Ryder , pero no ganó ninguna. 

Wilder fue a la entrega de premios esperando ganar a pesar de que el estudio había estado apoyando su otro gran éxito del año, Leo McCarey 's Siguiendo mi camino , y se espera que los empleados estudio de votar por el favorito de estudio. A medida que avanzaba la entrega de premios y se perdía la doble indemnización en una categoría tras otra, se hizo evidente que habría un barrido Going My Way . McCarey sonrió cuando su foto ganó premio tras premio y cuando fue nombrado Mejor Director, Wilder ya no pudo más. Cuando McCarey se levantó para dirigirse al escenario para aceptar el premio a la mejor película, Wilder, sentado en el pasillo, levantó el pie y lo hizo tropezar. "El Sr. McCarey ... tropezó perceptiblemente", recordó alegremente. 

Después de la ceremonia, mientras él y su esposa Judith esperaban que llegara su limusina, gritó tan fuerte que todos pudieron escucharlo, "¿Qué demonios significa el Premio de la Academia, por el amor de Dios? Después de todo, Luise Rainer ganó dos veces. Luise Rainer! " 

Las críticas de los críticos fueron en gran medida positivas, aunque el contenido de la historia hizo que algunas cosas fueran incómodas. Mientras que algunos críticos consideraron que la historia era inverosímil e inquietante, otros la elogiaron como un thriller original. 

En su crítica mixta de la película en The New York Times , el crítico de cine Bosley Crowther calificó la película como "constantemente desviada, a pesar de su ritmo y duración monótonos". Se quejó de que los dos personajes principales "carecen del atractivo para hacer que su destino tenga consecuencias emocionales", pero también sintió que la película poseía un "realismo que recuerda la mordida de películas francesas pasadas".  Añadiendo que "Los que sólo se deleitan con las historias de crímenes por su elegancia académica, la encontrarán entretenida, a pesar de su monótono ritmo y de su duración" 

Howard Barnes en el New York Herald Tribune fue mucho más entusiasta, calificó a Double Indemnity como "una de las películas más vitales y llamativas del año", y elogió la "magnífica dirección y un guion de ballena" de Wilder. 

Mientras tanto, el periódico comercial Variety dijo que la película "establece un nuevo estándar para el tratamiento de pantallas en su categoría" y añade que era "Una historia llena de suspense (...) Rara vez MacMurray ha ofrecido una interpretación mejor".

La influyente presentadora de radio y columnista de periódicos de Hearst, Louella Parsons , iría aún más lejos y dijo: "La doble indemnización es la mejor imagen de este tipo jamás realizada, y hago esa afirmación plana sin temor a sufrir una indigestión después de comer mis palabras". 

Philip K. Scheur, crítico de cine de Los Angeles Times , lo clasificó con The Human Comedy , The Maltese Falcon y Citizen Kane como pioneros de Hollywood, mientras que Alfred Hitchcock le escribió a Wilder diciendo que "desde Double Indemnity , las dos palabras más importantes en movimiento las imágenes son 'Billy' y 'Wilder ' ". 

Douglas Pratt del The Hollywood Reporter escribió sobre ella que era "Una brillante colisión entre lo malvado y lo mundano" 

La reputación crítica de la película solo ha crecido con los años. En 1977, Leslie Halliwell , notablemente crítico e historiador crítico, escribiendo que: "Brillantemente filmado y escrito incisivamente, capturando perfectamente la atmósfera decaída de Los Ángeles de una novela de Chandler, pero usando una historia más simple y personajes más sustanciales ".

En su crítica de 1998, el crítico de cine Roger Ebert elogió al director Wilder y al cinematógrafo Seitz. Escribió: "La fotografía de John F. Seitz ayudó a desarrollar el estilo negro de sombras y tomas de bordes afilados, ángulos extraños y escenarios solitarios de Edward Hopper "  y añadió que "Pocos directores han hecho películas que fueran tan tensas, inteligentes, cínicas y, de diferentes maneras y tonos, divertidas (…) 




Por su parte, Dan Callahan en Slant dejó por escrito que "Mejora algo según avanza y sería grosero negar algunos de sus placeres que vienen de su construcción o su diálogo, pero es una película famosa que no aguanta demasiada inspección profunda (…) 

En el Reino Unido Marc Lee en las páginas del Telegraph escribió que "Rompe las reglas cinematográficas con una confianza impresionante y todo es mucho más satisfactorio gracias a ello (…) " 

Para Paul Howlett en The Guardian señaló que "Me encanta 'Double Indemnity' porque trata de una pareja ordinaria y avariciosa pero que alcanza una especie de heroísmo trágico; porque tiene una de las relaciones más grandes de padre-hijo" 

Rob Fraser de Empire sostuvo que se trata de "Cine negro en su mejor versión, una plantilla del género, etc. Billy Wilder en plena acción, Barbara Stanwyck en su mejor momento y Fred MacMurray hace muy bien de tonto (…) " 

Recientemente y ya en España Miguel Ángel Palomo en El País escribió que era una "Obra absorbente y trágica que combina sordidez y pasión para mostrar a Barbara Stanwyck como una de las femmes fatales más fascinantes de la historia del cine. (...) Un derroche de maestría que marcó los códigos visuales del género" 

Ampliamente considerada como un clásico, es citada a menudo por ser un film noir paradigmático y por haber establecido el estándar para las películas que siguieron en ese género. Double Indemnity es un ejemplo del llamado cine negro . 

Según Robert Sklar , ex presidente del Departamento de Estudios Cinematográficos de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York , el cine negro clásico está marcado por elementos temáticos principales: una trama sobre un crimen contada desde el punto de vista del criminal; exploración de temas psicosexuales; y un marco visualmente "oscuro y claustrofóbico, con iluminación clave de fuentes dentro de la puesta en escena que proyectan sombras fuertes que ocultan y proyectan los sentimientos de los personajes".

Double Indemnity se ha comparado con el otro aclamado cine negro de Wilder, Sunset Boulevard (1950). La estructura narrativa en ambas películas comienza y termina en el presente, pero la mayor parte de la trama se cuenta en flashback narrado por sus protagonistas. Sklar explica: "[La] yuxtaposición inusual de temporalidades le da al espectador una premonición de lo que ocurrirá / ha ocurrido en la historia del flashback ... Además de Double Indemnity y Detour , la voz en off es un aspecto clave (...) ".

La crítica y escritora Wendy Lesser señala que el narrador de Sunset Boulevard está muerto antes de comenzar a narrar, pero en Double Indemnity , "la voz en off tiene un significado diferente. No es la voz de un hombre muerto ... es ... "la voz de un hombre ya condenado". 

Después del éxito de Double Indemnity , los imitadores de la trama y el estilo de la película fueron desenfrenados. 

En 1945, Producers Releasing Corporation , uno de los estudios de cine B de Poverty Row de Hollywood , lanzará una estafa flagrante titulada Single Indemnity, protagonizada por Ann Savage y Hugh Beaumont . Paramount rápidamente impuso una orden judicial transformándose en una película de  67 minutos, la renombró Apology for Murder y la vendió a la televisión a principios de la década de 1950 como parte de un programa de misterio sindicado de media hora. 

Tantas imitaciones inundaron el mercado, de hecho, que James M. Cain creyó que merecía crédito y remuneración. En cambio, lideró un movimiento dentro del Screen Writers Guild para crear la Autoridad de Autor de los Estados Unidos, un sindicato que sería el propietario de las obras de sus miembros, negociaría mejores acuerdos subsidiarios y protegería contra la infracción de los derechos de autor en nombre de sus miembros. 

Wilder no solo estaba orgulloso de su película, sino que también le gustaba: "Nunca escuché esa expresión, cine negro , cuando hice Double Indemnity ... solo hice película que me hubiera gustado ver. Cuando estoy afortunado, coincidido con el gusto de la audiencia. Con Double Indemnity , tuve suerte ". 


En 1992, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Lógico, es una obra de arte.